单簧管教学需要注意的问题
佚名 网络首先是气息的运用。单簧管的气息运用如同弦乐器的运弓技术,气息运用的优劣关系到乐器声音的质量。呼吸的方法无疑是非常重要的。在单簧演奏中,气息分为"呼"和"吸",也就是人们常说的"呼吸"。能否科学地运用呼吸,直接影响着音色的变化、音质的好坏。还有高低音的控制、对于吐音是否清晰、力度的强弱变化、乐句的逻辑表现等等起着重要的作用。这些都和呼吸有着密切的关联,因此,呼吸训练是演奏单簧管的重要内容之一。
单簧管主要采用腹式呼吸法和胸腹式呼吸法。腹部的肌肉较多,对呼吸的控制力很强,在单簧管演奏中必须要有腹部肌肉的支持。而控制胸腔的肌肉相对较少,因此,如果仅用胸式呼吸就不能对气息进行有效地控制。长音练习是训练气息的重要方法。在教学中,很多初学的学生不注重长音的训练,从而导致发音不稳定或音色不好。长音是练习单簧管的学生每天所必做的练习之一,因为长音练习包含了正确的口形与运用自如的气息控制,是单簧管最初的练习步骤,也是提升演奏水平最有效的关键基本功,是提高所有技巧的重要基础。
练习者可以从长音练习中锻炼准确的口形、气息、音质、音色、节奏、旋律等感觉,这也是初学者需要特别重视的问题。长音练习往往被一些学生忽视,他们认为长音很简单,而且练习枯燥无味。特别是对那些只想演奏考级曲目的人来说,更觉得练长音似乎是在浪费时间,不如吹乐曲那么容易被看得见自己的进步。其实长音不但重要,而且也有着非常丰富的训练内容。此外,呼气在演奏中也起着重要的调整作用。学生往往对于呼气不够重视,在演奏一些较长的乐曲时,正确的呼气就显得尤为重要。在演奏每一个乐句时,一般都不可能将肺部的气息全部用尽,呼气可以调整呼吸的节奏,使演奏更加通畅、自然。
演奏的口型也是非常重要的因素。口型是吹奏方法的灵魂,口型关系到乐器的共振、音色的变化等因素,甚至对演奏的其他方面都有着间接地影响,比如吐音和运指的灵活性也有影响。目前,单簧管演奏的口型主要采用单包式,下嘴唇轻轻包住下牙,下巴平展,嘴角向两边斜上方拉起,上牙贴在笛头上,但不能过于用力"咬"住笛头,需要给簧片留出充分震动的余地,在力度上要注意两边收紧,上下放松。此外,低音与高音的哨片震动的幅度有一定的差异,在控制低音的时候口型要适当放松,让哨片充分震动。正确的口型往往比较费力,初学的学生在练习时经常不自觉的变化口型,采用省力但不正确的方法。这时可以让他们对着镜子练习,时刻关注自己的口型与演奏的姿势,通过一段时间的训练,学生就能够将正确的口型确定下来。口型对音质、音色的优劣起着重要的作用。只有采用正确的口型,才能让乐器谐调震动,发出良好的声音。
吐音在单簧管演奏中是比较难掌握的技术,舌头的运用在演奏中是至关重要的。初学的学生在吐音时舌头的运动经常过大,严重影响吐音的效果。舌头和人类的其他肢体器官一样,越靠前端越灵敏,因此在演奏吐音的过程中,舌头的感觉应该靠前端。只有这样,舌头才能发挥到它最灵敏的程度。为了保证每个音头的圆润,舌头的触点应该靠哨片的前端。在演奏吐音的时候要注意保持口型和气息的稳定。由于演奏中舌头的运动在口腔内部,学生不能够直接看到,因此,必须通过讲解让学生自己寻找感觉,找到正确的运舌方法。口型不稳定通常是舌头紧张造成的问题,这样不仅会对吐音的质量造成影响,同时也会造成手指与舌头配合上的困难。演奏中,舌头必须处于放松、自然的状态才能演奏出均匀、快速的吐音。在演奏快速吐音时,舌头与手指的高度协调一致也是单簧管练习中的一个重要的难点。学生在练习时首先必须掌握正确的运舌和运指的方法,然后还需要经过大量的练习,才能逐步形成舌头与手指的协调一致。
指法的合理运用也是单簧管演奏中的重要环节。每个人手的自然条件都不一样,手掌的大小,手指的长短和独立性都各有差异。每个学生在演奏的时候都会根据个人的特殊情况进行适当的调整。但是正确合理的手型还是有一个普遍的要求,那就是手指、手腕谐调一致,采用正确的手指部位触及正确的键位。首先是指托的位置,这一位置根据手掌的大小和手指的长短来确定,但必须能够稳定地支撑乐器。其它各手指自然弯曲呈弧形,使指端能够自然准确地触及音孔和按键。手指在按键时要果断、干净,不能犹豫、含糊。在教学中,有些学生没有调整好手指的位置,出现按键时指关节凹陷。这样以来,触及键子或音孔的部位就不是手指前端肉最多的指端,很可能会造成音孔漏气,严重影响发音质量。对于手指的运动来说,这样的手型也是非常不科学的,手指前端的运动和触觉都非常灵敏,关节的凹陷会使手指运动的灵敏性大大降低,也会对演奏造成严重的影响。
对于作品的正确理解也演奏中非常重要的因素。尊重作品首先要对作品有充分的认识和理解,将乐曲音符和标记尽可能完善地表现出来,也就是演奏者首先要忠于作者的意图及其标记。有些学生在演奏中完全不重视乐谱中的力度标记,他们认为这些休止似乎并不重要,甚至有许多人不知道如何去对待休止符。在他们看来休止符似乎是为了休息,如果在演奏中感觉不需要换气,休止符就成了多余的东西了。很多学生也都不能认真体会休止的艺术价值。在演奏中休止符往往能引起听者更多的注意,这就如同配器中的保留手法,给人以情绪上的对比,赋予人想象的空间,更可以产生对比的戏剧性效果。我们可以认为休止符并不是旋律中断,而是旋律在另一个空间的发展。准确地理解和演奏作品,还涉到其他很多方面。从教师的角度,需要耐心地去引导学生,使他们在演奏中忠实于作者,养成良好的习惯。只有这样,才能使自己的情感真正的融入音乐作品之中,从而形成具有情感表现力的演奏风格。只有在尊重作品、准确演奏作品的基础上,才能进一步融进个性化的风格,使自己的演奏富有情绪与感染力。